Účinkující
Mahan Esfahani cembalo
Nonkonformní umělec a experimentátor Mahan Esfahani si dal za životní cíl vrátit cembalo zpět do
běžného koncertního instrumentáře. Snaží se také pozdvihnout úroveň dosavadní interpretační
praxe, protože, jak sám říká: „Slyšel jsem čelní představitele cembalového světa hrát recitály, které
zněly, jako kdyby právě někdo zemřel.“ Jeho neúnavnost v poptávání nové hudby pro tento nástroj
budí pozornost posluchačů i kritiky napříč Evropou, Asií a Severní Amerikou.
V letech 2008–2010 držel jakožto první a jediný cembalista titul Umělec nové generace britské
stanice BBC, v roce 2009 získal cenu nadace Borletti-Buitoni a opakovaně byl nominován na titul
Umělec roku hudebního magazínu Gramophone. V roce 2022 se stal nejmladším držitelem Wigmore
Medal, reflektující významný přínos a dlouhodobý vztah s touto londýnskou koncertní síní. Před ním
medaili získali například Thomas Quasthoff nebo rezidenční umělec 128. sezony České filharmonie,
sir András Schiff.
Esfahani měl možnost účinkovat na většině hlavních světových pódií, jako jsou právě zmíněná
Wigmore Hall (v síni vystoupil už více než čtyřicetkrát), tokijská Oji Hall, newyorská Carnegie Hall,
Opera v Sydney nebo berlínský Konzerthaus. Jako sólista se již představil se Symfonickým orchestrem
BBC, Aucklandskou filhamornií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Losangeleským
komorním orchestrem a dalšími. V roce 2011 odehrál historicky první cembalový recitál na
londýnských BBC Proms.
Vedle koncertních pódií je však možné si jeho interpretaci poslechnout i doma: jeho repertoárově
rozsáhlá diskografie zahrnuje sedm nahrávek (u vydavatelství Hyperion a Deutsche Grammophon; u
druhého zmíněného roku 2014 podepsal smlouvu o exkluzivní spolupráci), které byly vřele přijaty
kritikou a vynesly mu ocenění Gramophone Award, BBC Music Magazine Award či Diapason d’Or.
Úzce spolupracuje s britským rozhlasem BBC a připravuje program o počátcích klasické hudby
afroamerických skladatelů a o vývoji orchestrální hudby v Ázerbájdžánu.
Mahan Esfahani se narodil v Teheránu a vyrůstal ve Spojených státech, kde na Stanfordově univerzitě
studoval muzikologii a historii. Zde se, konkrétně ve třídě Elainea Thornburgha poprvé dostal
k cembalu. Následovalo soukromé studium u Petera Watchorna v Bostonu a poté v Praze u Zuzany
Růžičkové, jejímž byl posledním žákem. (Na repertoáru má tedy samozřejmě i Koncert pro cembalo a
orchestr Viktora Kalabise, manžela Zuzany Růžičkové.) Po tříleté umělecké rezidenci na oxfordské
New College se stal čestným členem tamní Keble College a profesorem na Guildhall School of Music
and Drama v Londýně.
Nakonec se usadil v Praze. Nechal si postavit cembalo na míru, aby na něj mohl obsáhnout repertoár
posledních čtyř století – má tedy několik kláves navíc a přidaný šestnáctistopý rejstřík. Jeho dalším
snem je čtvrttónové cembalo, které by mu, jak sám popisuje, umožnilo „prozkoumat možnosti
cembala až na dřeň“.
Skladby
Johann Sebastian Bach
Temperovaný klavír, II. díl, BWV 870-881
Na počátku 20. let 18. století se köthenský kapelník Johann Sebastian Bach (1685–1850) rozhodl pro
odvážný počin: zkomponovat řadu klávesových skladeb ve všech 24 durových a mollových tóninách,
tak, aby nástroj zněl v každé z nich relativně „správně“ a bez nepříjemných intonačních potíží. Pro
dnešního posluchače je taková představa úplně běžná – vždyť výběr tónin je neomezený a hodně
křížků nebo béček komplikuje nácvik pouze hudebníkům, při poslechu nejsou rozdíly patrné. Před
třemi sty lety tomu tak nebylo.
Bachův Dobře temperovaný klavír (Das wohltemperierte Clavier), dokončený roku 1722, byl
ambiciózní odpovědí na jednu z klíčových otázek tehdejší hudební praxe: jak sladit rostoucí tonální
ambice skladatelů s technickými možnostmi klávesových nástrojů a zavedených systémů jejich ladění.
Starší ladicí systémy – zejména středotónové – zvýhodňovaly některé tóniny, zatímco jiné zněly
falešně, a tudíž nepoužitelně. „Dobře temperované“ ladění (odlišné od dnešního rovnoměrného
temperování) pak znamenalo kompromisní rozdělení oktávy, které umožňovalo hrát ve všech
tóninách s přijatelnou intonační kvalitou, přičemž každá si zachovávala vlastní barevný charakter.
Bachovo dílo mělo tedy demonstrativní význam: cyklus 24 preludií a fug ve všech durových a
mollových tóninách představoval praktický důkaz, že nový způsob ladění otevírá skladateli i
interpretovi dosud netušené možnosti. Zároveň šlo o promyšlenou pedagogickou sbírku, jak Bach
sám uvedl v předmluvě: měla sloužit „k užitku a poučení hudbychtivé mládeže“, ale i „k obveselení
těch, kdo jsou již v tomto umění zběhlí“. První díl tak v sobě spojuje experiment, systematičnost a v ní
skrytou stylovou pestrost.
Druhý díl Dobře temperovaného klavíru psal Bach v letech 1738–1742 jako reakci na obrovský ohlas
dílu prvního, ovšem v naprosto odlišné životní i tvůrčí situaci. Od roku 1723 působil v Lipsku na pozici
kantora při kostele sv. Tomáše, zaneprázdněn běžným hudebním provozem chrámu i přináležející
školy, ale zároveň s obrovskými zkušenostmi mnohaleté tvůrčí praxe, které ho dovedly k mimořádné
stylové syntéze. Jejím dokladem je i pokračování Dobře temperovaného klavíru, které už
nepotřebovalo prokazovat přínos temperovaného ladění. Zatímco první díl může připomínat katalog
či encyklopedii možností, které Bach často zkusil vůbec poprvé, druhý díl působí komplexněji:
soustředí se na maximální vnitřní soudržnost a výrazovou hloubku jednotlivých částí, přičemž rámec
všech 24 tónin považuje za samozřejmost. I zde v každé tónině fuga navazuje na preludium. Preludia
jsou často rozsáhlejší, mnohovrstevnatější a stylově konkrétnější – objevují se zde prvky tanečních
forem, koncertantního stylu ovlivněného italskou hudbou i komorní sonáty. Některá preludia působí
téměř improvizačně, jiná mají naopak přísnou architekturu a komplikovanou formu. Fugy druhého
dílu patří k vrcholům Bachova kontrapunktického umění: přinášejí delší a výraznější témata a pracují
s nimi důsledněji všemi možnými způsoby, jaké se jen v historii fug objevily. Po formální stránce
působí vyzráleji a hutněji než v prvním dílu.
Také s tóninami, formami i afekty (na nichž je estetika barokní hudby založena) Bach pracuje
mnohem cíleněji. Každá tónina má svůj specifický afekt, někde jemně naznačený, jinde výrazný.
Preludium C dur otevírá celý cyklus hutnou, téměř orchestrálně pojatou fakturou, která dává tušit
závažnost celého díla. Následující fuga s energickým, rytmicky pregnantním tématem působí jako
sebevědomé prohlášení o vnitřním tvůrčím záměru, tady nejde o didaktiku ani o experiment. Výrazné
afekty najdeme například v Preludiu a fuze c moll: preludium má charakter přísné, téměř asketické
meditace, zatímco fuga s ostře rytmizovaným tématem a neústupným tokem hlasů vytváří napětí,
které je typické pro Bachovo pozdní lipské období. Podobně kontrastně působí Preludium a fuga
es moll: preludium má pomalý, soustředěný průběh a temnou chromatickou harmonii, zatímco fuga
hýří pestrými kontrapunktickými postupy.
Zcela jiný svět otevírají preludia inspirovaná tanečními či koncertními modely. Preludium D dur
připomíná svým brilantním figurativním stylem italský koncert a klade vysoké nároky na interpretační
zručnost. Naproti tomu odlehčený, světský charakter průzračně galantního Preludia G dur kontrastuje
s přísně koncipovanou fugou. Fugám druhého dílu Bach vytvořil často mimořádně charakteristická
témata. Fuga fis moll patří k nejrozsáhlejším v celém Dobře temperovaném klavíru a její dlouhé,
melancholicky klenuté téma připomíná hlubokou duchovní výpověď. Podobně monumentální je Fuga
b moll, pro niž Bach naopak vymyslel drobné, nenápadné téma, ale poté s neobyčejnou trpělivostí a
logikou buduje jeho architekturu. Jinde si však v rámci kontrapunktických pravidel dovoluje hravější
polohy. Příkladem jsou Fuga F dur nebo Fuga A dur, vystavěné s lehkostí a elegancí. Dokazují, že
formální přísnost nemusí znamenat jednotvárnost – i v rámci pevné formy Bach dokáže výrazově
překvapovat.
Právě schopnost vtisknout každé tónině a každé dvojici preludia a fugy jedinečný charakter činí druhý
díl Dobře temperovaného klavíru mimořádným. Cyklus působí jako promyšlený celek, v němž se
střídají závažnost a lehkost, přísnost a zpěvnost, introspekce a radost z hudební hry. V této rovnováze
mezi řádem a svobodou se zrcadlí Bachovo pozdní mistrovství – a také důvod, proč je druhý díl
dodnes považován za jednu z nejnáročnějších, ale zároveň nejvděčnějších výzev klávesové literatury.
Jasné rysy zralého díla staví druhý díl po bok dalších Bachových pozdních cyklů, jako je Hudební
obětina či Umění fugy, v nichž se řád a svoboda dostávají do ideální rovnováhy. Druhý díl Dobře
temperovaného klavíru tak představuje nejen jeden z vrcholů klávesové literatury, ale i jedinečné
svědectví o tom, kam se Bachovo hudební myšlení během dvou desetiletí posunulo. Je méně okázalý
než díl první, avšak o to hlubší, koncentrovanější a interpretačně náročnější – dílo, které stále znovu
potvrzuje Bachovo postavení jednoho z největších mistrů kontrapunktu a hudebních forem
v dějinách.
Oba díly Dobře temperovaného klavíru se staly inspirací pro další generace hudebních tvůrců – ať už
inspirovala práce s tóninami na půdorysu cyklu stejného typu skladeb, nebo dokonalost
kontrapunktické práce. Jasná souvislost je patrná u Chopinových 24 preludií, op. 28, Šostakovič u
svých 24 preludií a fug, op. 87, vazbu na Bachův model otevřeně přiznával. Hindemithův klavírní
cyklus Ludus tonalis z roku 1942 bývá nazýván „Dobře temperovaný klavír 20. století“. Inspirace bývá
přiznaně i nevědomě navázaná více na druhý díl Bachova cyklu, právě pro jeho rafinovanost. Není
divu, že právě fugy z druhého dílu si vybral také mladý Mozart, který často a rád upravoval Bachovy
drobnější skladby všeho druhu, především aby se přiučil všem tajům mistrova dokonalého
kontrapunktu. I když se pak stylově vydal jinou cestou, Bachův Dobře temperovaný klavír ho
nepochybně inspiroval k dokonalosti.